Finishing the hat Collected lyrics (1954-1981) with attendant comments, principles, heresies, grudges, whines and anecdotes

Stephen Sondheim

Book - 2010

Stephen Sondheim has won seven Tonys, an Academy Award, seven Grammys, a Pulitzer Prize and the Kennedy Center Honors. His lyrics have become synonymous with musical theater and popular culture, and here Sondheim has not only collected his lyrics for the first time, he is giving readers a rare personal look into his life as well as his remarkable productions. Along with the lyrics for all of his musicals from 1954 to 1981-- including West Side Story, Company, Follies, A Little Night Music and Sweeney Todd-- Sondheim treats us to never-before-published songs cut or discarded from each show. He discusses his relationship with his mentor, Oscar Hammerstein II, and his collaborations with extraordinary talents from Leonard Bernstein to Angela L...ansbury. The anecdotes-- filled with pointed observations and intimate details-- transport us back to a time when theater was a major pillar of American culture. Best of all, Sondheim offers unparalleled insights into songwriting.--From publisher description.

Saved in:

2nd Floor Show me where

782.140268/Sondheim
1 / 1 copies available
Location Call Number   Status
2nd Floor 782.140268/Sondheim Checked In
Subjects
Published
New York : Knopf 2010.
Language
English
Main Author
Stephen Sondheim (-)
Edition
First edition
Physical Description
xxvii, 445 pages : illustrations, facsimiles, music ; 29 cm
Bibliography
Includes bibliographical references and indexes.
ISBN
9780679439073
  • Saturday night
  • West side story
  • Gypsy
  • A funny thing happened on the way to the forum
  • Anyone can whistle
  • Do I hear a waltz?
  • Company
  • Follies
  • A little night music
  • The frogs
  • Pacific overtures
  • Sweeney Todd, the demon barber of Fleet Street
  • Merrily we roll along.
Review by New York Times Review

The title of Stephen Sondheim's new book (the first of two volumes), "Finishing the Hat," comes from a song in his 1984 Pulitzer Prize-winning musical, "Sunday in the Park With George," about the 19th-century artist Georges Seurat, whose painting "A Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte" inspired the score. The song is the epiphany Seurat experiences, allowing him to complete his painting even as he realizes his model and lover has left him for another: And when the woman that you wanted goes, You can say to yourself, "Well, I give what I give." But the woman who won't wait for you knows That however you live, There's a part of you always standing by, Mapping out the sky, Finishing a hat . . . Starting on a hat . . . Finishing a hat . . . Look I made a hat . . . Where there never was a hat. The book "Finishing the Hat" becomes a metaphor for that feeling of joy, the little squirt of dopamine hitting the brain when the artist creates a work of art. It's a feeling so addictive the artist is willing to forgo love in order to experience artistic bliss. It could be a metaphor for Sondheim's love of songwriting. "Finishing the Hat" - a fascinating compilation of lyrics, commentary and anecdotes, covering the years 1954 to 1981 - is essentially about process, the process of writing songs for theater. Performing acts of literary self-criticism can be a tricky business, akin to being one's own dentist, but Sondheim's analysis of his songs and those of others is both stinging and insightful. Nevertheless, he successfully avoids the traps of a self-inflated ego and, with one delicious exception (Robert Brustein, who produced "The Frogs" at Yale, is described as "that worst of both worlds, the academic amateur"), of savoring the pleasure of revenge upon an "unprofessional" outsider. After reading "Finishing the Hat," I felt as if I had taken a master class in how to write a musical. A class given by the theater's finest living songwriter. Sondheim's rhymes are inventive, precise and often brilliant. From "A Funny Thing Happened on the Way to the Forum": Pantaloons and tunics, Courtesans and eunuchs, Funerals and chases, Baritones and basses . . . Goodness and badness, Man in his madness, This time it all turns out all right - Tragedy tomorrow, Comedy tonight! Sondheim quotes the composer-lyricist Craig Carnelia: "True rhyming is a necessity in the theater, as a guide for the ear to know what it has just heard." I have a similar thought regarding attention span and a listener's need for time to digest a complicated line or visualize an unusual image. I try to leave a space after a difficult line - either silence or a lyrical cliché that gives the ear a chance to "catch up" with the song before the next thought arrives and the listener is lost. Sondheim's anecdotes involving legendary showbiz names are historical footnotes to some of the last century's great musicals. For example: A scene for "Gypsy" originally meant to be choreographed by Jerome Robbins had to be redone when Robbins said he didn't have time to do it balletically. The plot information would have to come in the form of a song. Sondheim and Robbins went to work that evening in a "shabby" theater on 42nd Street. In a dark house with a single exposed light bulb for the piano and stage, Sondheim began to improvise words and music as Robbins slinked across the stage like a bad striptease artist. They worked for three uninterrupted hours and produced what would become the showstopper "Rose's Turn." Sondheim describes the experience as "like every shimmering nighttime rehearsal scene I'd ever loved in the movies." Stephen Sondheim shot to fame in 1957 as the lyricist who worked with Leonard Bernstein on the groundbreaking classic "West Side Story." His pride in having a Broadway smash was diminished by a regret that "many of the lyrics in 'West Side Story' suffer from a self-conscious effort to be what Lenny¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿ ¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿ deemed 'poetic.'" Bernstein's "idea of poetic lyric writing was the antithesis of mine." I SAW "West Side Story" when I was 16 years old, and I have two vivid memories of the show. One, I didn't believe for a minute that the dancers were anything like the teenage hoods I knew from the street corner, and secondly, I was completely overwhelmed by the beauty of the song "Maria." It was a perfect love song. Sondheim was less enamored with the lyric he wrote for Bernstein. He describes it as having a kind of "overall wetness" - "a wetness, I regret to say, which persists throughout all the romantic lyrics in the show." Sondheim's rule, taught to him by his mentor, Oscar Hammerstein II, is that the book and composer are better served by lyrics that are "plainer and flatter." It is the music that is meant to lift words to the level of poetry. Sondheim's regret about "Maria" reminded me of my own reluctance to add a third verse to "Bridge Over Troubled Water." I thought of the song as a simple two-verse hymn, but our producer argued that the song wanted to be bigger and more dramatic. I reluctantly agreed and wrote the "Sail on silvergirl" verse there in the recording studio. I never felt it truly belonged. Audiences disagreed with both Sondheim and me. "Maria" is beloved, and "Sail on silvergirl" is the well-known and highly anticipated third verse of "Bridge." Sometimes it's good to be "wet." When I think of Stephen Sondheim songs, I think of his melody and lyrics as one. His career as a lyricist for other composers (Bernstein, Jule Styne and Richard Rodgers) is as distinct from his later work as night is to day, or conversely, day to night, since the quintessential Sondheim song is perceived to be somehow darker, lyrically more cerebral and colder than his earlier collaborative work. From "Sweeney Todd": There's a hole in the world Like a great black pit And the vermin of the world Inhabit it, And its morals aren't worth What a pig could spit, And it goes by the name of London. "Company," one of my favorite Sondheim musicals, is often cited as another example of his cerebral, cold writing. The plot is a bitter examination of the "joy" of marriage and the existential loneliness of its unmarried protagonist, Bobby. Some have speculated that Bobby is an autobiographical stand-in for Sondheim, although he dismisses this as the trap of attributing the character of the art to the character of the artist. It's harder to read autobiography into the words of a composer who writes for theater than it is for a pop music counterpart. A song from "the heart" of a character has to be truthful, but if it isn't, it's not the author's lie - it's the character's. But if a pop singer or songwriter writes a love song, a song of regret or even a bit of inscrutable doggerel like "Me and Julio Down by the Schoolyard," it's autobiography. The lyricist in a musical is writing the art of the character. Both are pathways to a truth, but there is a profound difference in process. To be fair to Sondheim's critics, the heart/mind dilemma is a constant for many songwriters, myself included. If a writer composes a lyric with a complex thought or vivid image and fails to say it well, then the lines seem pretentious. If the songwriter goes for the heart and misses, then it's sentimental. Sondheim is the farthest thing from a sentimental songwriter that I know, but his songs of the heart are shaded with rueful sorrow ("Send In the Clowns") and translucent compassion. Here is the last verse of "Being Alive" from "Company": Somebody crowd me with love, Somebody force me to care, Somebody let me come through, I'll always be there As frightened as you, To help us survive Being alive, being alive, Being alive! Sondheim's music, which is only touched upon in "Finishing the Hat," is distinctive but (and this is not unusual when words try to describe music) hard to define. He often uses dissonance (notes from one key added to chords from anothe¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿ ¿¿¿ ¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿ ¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿ ¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿ ¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿, as if the ear were hearing two different keys at the same time) to indicate a character's inner turmoil. Still, he doesn't acknowledge any interest in or debt to jazz, the mother of dissonance. His favorite song composers are Jerome Kern and Harold Arlen, both of whom were jazz lovers, and he holds Gershwin's "Porgy and Bess" in high esteem. Lots of jazz in his antecedents, but little in Sondheim. Perhaps he is more a mixture of Ravel and Berg with a dash of Rachmaninoff in the piano. His music sounds like "Broadway," or is it that Broadway has come to sound like Sondheim? Which brings us to the final objection that stands between the words "Sondheim" and "genius": hummability. Awkward word for such an elegant composer. Some critics have made the case that with the exception of "Send In the Clowns," Sondheim has never written a pop hit and is not a notable melody writer. But then why do theater audiences return year after year to myriad Sondheim revivals? I think it's because he's the "total package." His best works have dazzlingly original premises (he sees a London staging of a potboiler called "Sweeney Todd, the Demon Barber of Fleet Street" and brilliantly envisions a Grand Guignol ballad opera). He studiously chooses great book writers, great directors and talented casts. He has wonderful arrangements, writes supremely intelligent lyrics and music that is more melodic than he is given credit for. Sondheim says, "It's the melody which dictates the lyric's rhythms and pauses and inflections," and "When it comes to theater songs, the composer is in charge." Yet he is so adept a lyricist that he lends his melodies the grace or angularity necessary to create a classic song. I would argue that Sondheim's lyrics are deeper, more invisibly intricate and braver in their search for truth than those of any who have preceded him. Sondheim celebrated his 80th birthday this year, but there is no reason to believe that his creative juices have diminished. Verdi wrote "Falstaff" in his 80th year, and there may be a masterpiece incubating in Sondheim's fertile mind, or for that matter, already sketched on his yellow legal pad. For more on "Finishing the Hat," visit the Book Review's Paper Cuts blog at nytimes.com/papercuts. Paul Simon's new album, "So Beautiful or So What," will be released in early 2011.

Copyright (c) The New York Times Company [October 31, 2010]
Review by Library Journal Review

Musical theater lyricist and composer Sondheim (West Side Story; Sweeney Todd) has produced a delightful book melding lyrics, anecdotes, opinions, and whimsy that complements Mark Eden Horowitz's Sondheim on Music: Minor Details and Major Decisions. This volume is vintage Sondheim, in terms of lyrics (sometimes slightly altered from previous published versions), descriptions (Sondheim includes "The Notion" and a "General Comment" about each show), and assorted essays on musical theater luminaries. Sondheim is always entertaining when writing about both his own work and that of others. He pulls no punches: his statement, "Lorenz Hart is the laziest of the preeminent lyricists," is followed by a closely argued examination of Hart's lyrics. The book begins with several general sections ("Introduction" and "Rhyme and Its Reasons") and includes numerous photographs and an index of songs. Verdict Highly recommended. [Ebook; four-city tour; 75,000-copy first printing.]-Bruce R. Schueneman, Texas A&M Univ. Lib., Kingsville (c) Copyright 2010. Library Journals LLC, a wholly owned subsidiary of Media Source, Inc. No redistribution permitted.

(c) Copyright Library Journals LLC, a wholly owned subsidiary of Media Source, Inc. No redistribution permitted.

This book is a contradiction in terms. Theater lyrics are not written to be read but to be sung, and sung as parts of a larger structure: musical comedy, musical play, revue--"musical" will suffice. Furthermore, almost all of the lyrics in these pages were written not just to be sung but to be sung in particular musicals by individual characters in specific situations. A printed collection of them, bereft of their dramatic circumstances and the music which gives them life, is a dubious proposition. Lyrics, even poetic ones, are not poems. Poems are written to be read, silently or aloud, not sung. Some lyrics, awash with florid imagery, pre - sent themselves as poetry, but music only underscores (yes) the self-consciousness of the effort. In theatrical fact, it is usually the plainer and flatter lyric that soars poetically when infused with music. Oscar Hammerstein II's Oh, what a beautiful mornin', Oh, what a beautiful day. I got a beautiful feelin' Ev'rythin's goin' my way! is much more evocative than this couplet from his "All the Things You Are": You are the promised kiss of springtime That makes the lonely winter seem long. The first, buoyed by Richard Rodgers's airy music, sounds as profoundly simple (especially if you ignore the dialect) as something by Robert Frost. The second sounds even more overripe than it is in print, given Jerome Kern's setting, which merely by being music--and beautiful music, unfortunately--makes the extravagance of the words bathetic. Poetry is an art of concision, lyrics of expansion. Poems depend on packed images, on resonance and juxtaposition, on density. Every reader absorbs a poem at his own pace, inflecting it with his own rhythms, stresses and tone. The tempo is dictated less by what the poet intends than by the reader's comprehension. All of us, as we read poetry (prose, too), slow down, speed up, even stop to reread when overwhelmed by the extravagance of the images or confused by the grammatical eccentricities. The poet may guide us with punctuation and layout and seduce us with the subtle abutment of words and sounds, but it is we who supply the musical treatment. Poetry can be set to music gracefully, as Franz Schubert and a long line of others have proved, but the music benefits more from the poem which gives it structure than the poem does from the music, which often distorts not only the poet's phrasing but also the language itself, clipping syllables short or extending them into nearunintelligibility. Music straitjackets a poem and prevents it from breathing on its own, whereas it liberates a lyric. Poetry doesn't need music; lyrics do. Lyrics are not light verse, either. Light verse doesn't demand music because it supplies its own. All those emphatic rhythms, ringing rhymes, repeated refrains: the poem sings as it's being read. Browning's "The Pied Piper of Hamelin" percolates with unwritten music so strong that I would guess everybody reads it at the same trotting pace. In fact light verse, like "serious" poetry, is dimin ished by being set to music. Music either thuddingly underlines the dum-de-dum rhythms or willfully deforms them, trying to disguise the very singsong quality that gives the verse its character. This is why "The Pied Piper" has never been set well: take away the singsong and you destroy the poem, keep it in the music and you bore the listener mercilessly with rhythmic repetition. Music tends to hammer light verse into monotony or shatter its grace. It would seem easy to set Dorothy Parker's famous "Comment" to music: Oh, life is a glorious cycle of song, A medley of extemporanea; And love is a thing that can never go wrong; And I am Marie of Roumania. The trouble is that she's already done it. The jauntiness of the rhythm perfectly balances the wry self-pity of the words. Music doesn't understate, that's not its job: its job is to emphasize and support the words or, as in opera, dominate them. Thus any accompaniment, whether light or lyrical, is likely either to turn Parker's irony into a joke or to drown it in sentimentality. Light verse is complete unto itself. Lyrics by definition lack something; if they don't, they're probably not good lyrics. When it comes to theater songs, the composer is in charge. Performers can color a lyric with phrasing and rubato (rhythmic fluidity), but it's the melody which dictates the lyric's rhythms and pauses and inflections, the accompaniment which sets the pace and tone. These specific choices control our emotional response, just as a movie director's camera controls it by restricting our point of view, forcing us to look at the details he wants us to notice. For the songwriter, it's a matter of what phrase, what word, he wants us to focus on; for the director, what face, what gesture. An actor singing "Oh, what a beautiful mornin' " might want to emphasize "beautiful," but Rodgers forces him to emphasize "mornin' " by setting the word on the strongest beat in the measure and the highest note in the melody. Song stylists-- club singers, recording artists, jazz vocalists and the like--often take liberties with lyric phrasings and tempos, but the music restricts their choices. This is not always a good thing: The unlucky lady who has to sing "Seven to midnight I hear drums" from Rodgers and Hart's "Ten Cents a Dance" is forced to sing " hear drums" no matter how she squirms. The same holds true for anyone singing "It Never Entered My Mind" in the same team's Higher and Higher ; she has to make "And order orange juice for one," sound natural. The songwriter sets the emphasis, for good or for ill. Another thing about music is that it isn't explicit. Play a recording of Debussy's La Mer for someone who hasn't heard it and ask what it brings to mind. The reply will seldom be "The sea!," although in Music Appreciation courses that's what is taught. True enough, over the years certain orchestral sounds have come to be associated with specific emotions, especially in the movies (saxophones for sexiness, bassoons for clumsiness, flutes for happiness), just as certain instrumental themes resonate immediately from repeated exposure: Alfred Newman's title music from Street Scene evokes New York, just as "Dixie" evokes the South and "La Marseillaise," France. Still, music is abstract and its function in song is to fulfill what it accompanies; poems are fulfilled all by themselves. Under spoken text, music is background, atmosphere and mood and nothing more. In song, music is an equal partner. Hammerstein, like all good lyricists, not only understood but counted on the power of music to glorify the understatement of his language, a collaborative surrender which poets who write for musical theater tend to underestimate or resist. Professional lyricists recognize music's capacity not only to make a lyric vibrate, but also to smother it to death. If a lyric is too full of itself, as in "All the Things You Are," music can make it muddy or grandiose. The lyrics of Maxwell Anderson, Truman Capote, Anthony Burgess and Langston Hughes, to name some of the most prominent crossover poets, fall into this trap. Their lyrics convey the aura of a royal visit: they announce the presence of the writer. When the stories deal with exotic times or cultures, as in Burgess's lyrics for Cyrano and Capote's for House of Flowers , the self- consciousness can be acceptable, but when the characters are supposed to be speaking in the vernacular, as in Hughes's Street Scene and Anderson's Lost in the Stars , the lyrics become faintly but persistently ludicrous. It's the music that does them in. Poets tend to be poor lyricists because their verse has its own inner music and doesn't make allowance for the real thing. The two great exceptions are DuBose Heyward's lyrics in Porgy and Bess and Richard Wilbur's in Candide . Their work bespeaks an understanding not only of how music operates with words, but of how words operate in drama. They know how to combine the density of poetry with the openness of lyrics and still not intrude their own selves into the characters. I hasten to add that intrusion is a problem for non- poet lyricists as well. To cite a favorite example of my own, from West Side Story : "It's alarming / How charming / I feel," sings Maria, a lower- class Puerto Rican girl who has been brought up on street argot and whose brother is a gang leader, but who suddenly sings the smoothly rhymed and coyly elegant phrases of a character from a Noël Coward operetta because the lyricist wants to show off his rhyming skills. In opera, density is less of a problem because text occupies a back seat. Usually, the lyrics matter minimally except when necessary to carry the plot forward, and most operas have very little plot to carry-- traditionally, the drama is supposed to be carried by the music. The lyrics by W. H. Auden and Chester Kallman for The Rake's Progress read gracefully and sing unintelligibly, not only because Stravinsky distorts them but because they're too packed for the listener to comprehend in the time allotted for hearing them. If poetry is the art of saying a lot in a little, lyric- writing is the art of finding the right balance between saying too much and not enough. Bad lyrics can be either so packed that they become impenetrable or so loose that they're uninteresting. Most lyrics written in my generation and the generations before me do not make for good reading. Nostalgists for what is popularly termed the Golden Age of Musicals (1925--1960), who appreciate how good many of the songs were and ignore how terrible most of the shows were, might disagree; but even they, I hope, would have to admit that prior to the late 1930s lyrics tended to be generalized and gooey ("You Are Love"--Hammerstein), arch and gooey ("I'll Follow My Secret Heart"--Coward), strenuously effortful ("Lover, when I'm near you / And I hear you / Speak my name, / Softly, in my ear you / Breathe a flame"--Hart), convoluted ("Into Heaven I'm hurled"--Ira Gershwin) or at best unadorned and repetitious ("I'll be loving you always / With a love that's true always"--Irving Berlin), all of them perfectly satisfactory for theater songs of the time, but uninteresting or wince making on the page. The curious thing is that it was Hart, Berlin, Cole Porter and their contemporaries who ushered in a colloquial revolution; they instilled the way we actually speak into the formalized artifice of theater songwriting. But it was Hammerstein, experimenting with the dramatic equivalent of this in Show Boat (1927), who made the first serious attempt to focus on unique feelings of individual characters in specific situations through the lens of a realistic, although period, vernacular-- and all in a show which dealt with taboo subjects such as racial prejudice and miscegenation. The attempt was important, even if the results, by today's standards, were fairly generic. Ironically, Show Boat was so startlingly different for its time that, despite its success, it didn't have much immediate effect on other writers. They were too comfortable with traditional musical comedy to think in terms of creating songs to fit characters because there were no characters in musical comedy, only personalities. It wasn't until Oklahoma! (1943) that Hammerstein's influence flowered. The one great pre- Oklahoma! exception, of course, was Porgy and Bess . DuBose Heyward's lyrics and George Gershwin's music completely individualized characters for the first time in Broadway musical history. If the show had been presented in an opera house, perhaps it mightn't now seem to have been such an extraordinary event. In its time, as a commercially presented musical, few noticed how subtly and elegantly written the piece was, least of all the critics, who generally panned it. This was because the characters were so much more powerful than their predecessors (including the shallow, romanticized figures in Show Boat ) and because Heyward didn't come out of a songwriter's tradition but out of a poetplaywright's, much like Lorenzo Da Ponte, who was Mozart's librettist, and Hugo von Hofmannsthal, who was Strauss's. Unlike Anderson, Capote and the other poetplaywrights who wrote musicals, Heyward under stood the difference between character and characteristics; the lyrics sounded like heightened natural speech rather than self-advertised "poetry." With Oklahoma! , though, Hammerstein fired the shot heard round the musical-theater world. The show was such a gigantic financial triumph that other writers not only noticed, they took notes. They scrambled to get on board, and before long "musical comedy" morphed into "musical play," a development that has turned out to be a mixed blessing. Even today, a lot of people (including critics) deplore the loss of what they see as the lighthearted silliness of the old musicals. For songwriters and playwrights, however, involving an audience in a story with singing characters who are more than skin deep is much more interesting work. Rodgers and Hammerstein spoiled musical theater for the rest of us sloggers in the field-- or saved it, depending on your point of view. Even the lyrics in the enlightened post- Oklahoma! era, however, tend in print to seem simple and threadbare, homiletic or tortuously clever. A number of lyrics by Cole Porter and E. Y. Harburg come to life on the page because of their formal brilliance; a few others, particularly those of Frank Loesser and Dorothy Fields, read easily because of their unforced conversational energy. Still, most have nowhere near as much effect as when they're accompanied by their indispensable musical partner and performed by singers who know what they're doing. The vast majority lie dead on the page until sung, at which point they spring instantaneously to life (some of them, anyway). Why a book of lyrics, then? Especially theater lyrics, which are a fringe enthusiasm at best, considering their tiny impact on what is currently coming out of people's earphones or the bar down the block or the car blasting by. The lyrics of contemporary popular song, of rock and rap and country, are the ones which reflect the immediacy of our world, much as theater songs did in the first half of the twentieth century. They are the sociologist's totems, and studies of them have resulted in an inundation of essays and books, not to mention college courses. Live theater itself is at most an ancillary part of American culture these days. Ever since the advent of movies and television, theatergoing has increasingly become either a dutiful activity for a dwindling, aging audience or an occasional festive night out, the purchase of hard-to-get tickets being its greatest pleasure. Broadway theater, formerly the fount of new American plays, has for many years been focused predominantly on musicals, chiefly two kinds: stolid solemn uplift equipped with impressive lumbering spectacle, and elaborate concerts of familiar pop songs threaded along a story line, a genre familiarly known as the "jukebox musical," which the critic Stephen Holden has characterized as "karaoke hell." (As I write this, a third kind has recently overrun the theater like kudzu: the self-referential "metamusical," which makes fun of its betters by imitating their clichés while drawing attention to what it's doing, thus justifying its lack of originality without the risk of criticism.) Off-Broadway and regional musicals are numerous and often adventurous, but even they are only part of a cottage industry with fewer new cottages and more refurbished ones every season. Happily, schools still persist in putting on plays. Performing live theater still seems to be fun for young people. Nevertheless, rock concerts are their theater of choice, and even that territory is succumbing in popularity to more passive forms: movies, television and the Internet. I used to think that the need for live theater would never die; I fear I was wrong. So once again, why collect these lyrics and make this book? Because a publisher asked me to; because it offered me the opportunity to append these comments on a craft I know a great deal about; because most of the lyrics are conversational and therefore stand the chance of being an entertaining read; but mostly because I think the explication of any craft, when articulated by an experienced practitioner, can be not only intriguing but also valuable, no matter what particularity the reader may be attracted to. For example, I don't cook, nor do I want to, but I read cooking columns with intense and explicit interest. The technical details echo those which challenge a songwriter: timing, balance, form, surface versus substance, and all the rest of it. They resonate for me even though I have no desire to braise, parboil or sauté. Similarly, I hope, the specific techniques of lyricwriting will enlighten the cook who reads these pages. Choices, decisions and mistakes in every attempt to make something that wasn't there before are essentially the same, and exploring one set of them, I like to believe, may cast light on another. Since most of the lyrics which follow belong in the mouths of particular characters in particular situations, characters who are only partly knowable without the context of the dialogue and actions in their stories, I've included synopses to introduce each show and each song. These are shadows, however, not substance. With few exceptions, every lyric in this collection is prompted by the beginning, middle or end of a culmination of incidents before it, incidents of which the reader is likely to be unaware. For example, "In Buddy's Eyes" (from Follies ) loses much of its tone and all of its subtext when disconnected from the placid surface of its music and the scenes and dialogue which have preceded it. How can we know what Sally means or what she's trying not to say, without knowing Sally? It's as if we were asked to know Hamlet from his soliloquies alone, for what are solo songs but musicalized soliloquies, encapsulated moments even when addressed to other characters? Lyrics without the scenes from which they sprout, at least the ones in this book, are just as incomplete as lyrics without music. Some songs, of course, are small scenes in themselves. I've been asked many times why I don't write the books for my own musicals, since I treat lyrics as short plays whenever I can. The key word in that sentence is "short." I'm by nature a playwright, but without the necessary basic skill: the ability to tell a story that holds an audience's attention for more than a few minutes. Writing plays is, in my view, the most difficult of the literary arts. A play has to be as packed and formally controlled as a sonnet, but roomy enough to let the actors and the stagecraft in. Packed but loose, like a good lyric. Poets rarely have to deal with plot; novelists never have to deal with actors. A playwright has to deal with both and still make the result immediate enough to grip an audience for, on the average, two and a half hours. (That usually includes an intermission, where he loses them for fifteen minutes and has to woo them back.) I like to think I can hold their interest with short forms: playlets which are called songs. The longest I've written is the opening number of Into the Woods , a mere twelve- minute sequence, and that includes a good deal of dialogue. I'm in awe of good playwrights, even when I don't like the plays, and ever since the day I started working with my first professional collaborator and learned what went into the craft of playwriting, I have never tried to do it alone. Actually, I've wanted to set these observations in print for years. I like to pontificate as much as anyone who thinks he knows what he's talking about, but I've done it only when being interviewed or when arguing with other songwriters. My reluctance to write them down, apart from the universal writer's reluctance to write anything down, is two-pronged. To begin with, lyrics are such a small and specialized art form that they hardly seem worth lengthy public comment. Moreover, why not let them speak (sing) for themselves? Examining songs like the ones in these pages in light of how swiftly stencils change in popular art is not only a stroll down Memory Lane, it smacks of archeology. The counterargument in both cases is the same: any art, no matter how small, is a form of teaching, and for me teaching is a sacred profession. My intellectual life, and to some extent my personal one as well, was guided and changed by teachers: Lucille Pollock, a Latin teacher in ninth grade; Robert Barrow, professor of music at Williams College; and Milton Babbitt, with whom I studied composition after graduating from college. Not to mention my immediate mentor, Oscar Hammerstein, and every other collaborator I've worked with. Reading about how someone else practices a craft, no matter how individual or arcane-- designing roller coasters, managing hedge funds, harvesting salt-- if it's detailed, clear and the writer is passionate about his pursuit, can be not just mesmerizing but enlightening. It is the best kind of teaching. In my case, writing lyrics for the theater is such a craft and I would like to pass my knowledge of it on, just as Oscar passed his on to me. There is, however, a third reluctance: How can you comment critically on someone's work without hurting the writer whose work you're dissecting? My answer is cowardly but simple: criticize only the dead. I have never believed in " de mortuis nil nisi bonum "; speaking ill exclusively of the dead seems to me the gentlemanly thing to do. The subject cannot be personally hurt, and his reputation is unlikely to be affected by anything you say, whereas publicly passing judgment on living writers is both hurtful and stifling-- I speak from experience, as someone who has been disdained both by journalists and by many of my songwriting elders and contemporaries as well. Don't look in these pages for critical opinions of the work of anybody but myself and those who can no longer defend themselves-- but who also cannot be upset by anything I have to say. As for my own lyrics, I hope to be able to point out their virtues as well as their flaws. Self-deprecation is easy, selfpraise has a bad reputation and is hard for a nice upper-middle-class boy like me who was brought up not to boast. What you can look for, when helpful, are plot, scene and character descriptions, mixed in with a few anecdotes, to help place each lyric in its appropriate setting, both theatrical and real. They're no substitute for the music, but they may give the lyric a bit more life. What you shouldn't look for is much gossip-- I can promise a little, but not a cornucopia. Gossip depends on memory, and now that I've waited so long to set things down on paper, I don't trust it. Fully aware of the distortions that even yesterday's memory can engender, I've checked the anecdotes and histories accompanying the songs with whoever is alive and still compos mentis. So now, as Portnoy's psychiatrist said, vee may perhaps to begin, yes? Excerpted from Finishing the Hat: Collected Lyrics (1954-1981) with Attendant Comments, Principles, Heresies, Grudges, Whines and Anecdotes All rights reserved by the original copyright owners. Excerpts are provided for display purposes only and may not be reproduced, reprinted or distributed without the written permission of the publisher.